jueves, 16 de junio de 2022

Reflexión final

 ¿Qué es para ti la cultura audiovisual?

Para mi, la cultura audiovisual, es una nueva forma de creación innovadora la cual permite que tu creatividad influya en ello. Personalmente, este concepto de creatividad me ha sido esencial para poder llevar a cabo mis trabajos, pero mientras he ido trabajando en ello, mi creatividad ha ido mejorando por minutos, es impresionante la capacidad que tiene uno mismo de innovar cosas nuevas, eso es lo que he aprendido y me ha enseñado esta asignatura.

Consideras importante conocer el lenguaje audiovisual? ¿Por qué?

Si, lo veo importante ya que gracias a ello podemos mejorar nuestra creatividad y es algo que de enseña en un año y periodo específico ya que gracias a esta rama de artes hemos podido aprender esta asignatura, veo esto algo esencial que todo el mundo debería saber, por lo menos los conocimientos básicos para cómo bien su nombre indica poder culturizarse de este ámbito.  Hemos aprendido tanto los inicios de el lenguaje audiovisuales como los nuevos medios audiovisuales, los actuales.

¿Qué te gustaría aprender en esta asignatura? 

En esta asignatura hemos aprendido tanto como analizar imágenes, comprarlas y sacarle hasta el más mínimo detalle como crear cosas nuevas como un programa de noticias, lo cual este contraste de proyectos me ha parecido de lo más interesante porque podemos aprender mientras estamos divirtiéndonos de un modo adecuado. 

Hemos aprendido las características de fotógrafos, sus obras y sus intenciones y eso me parece algo súper interesante porque nunca viene mal apreder algo nuevo y culturizarse por eso. También hemos aprendido los medios de comunicación, los inicios del cine y por último los diferentes estilos narrativos del cine. Es algo muy importante en nuestro grupo ya que vamos a tener formalizadnos del cine y esto nos ha ayudado a comprendernos y dar un paso más a nuestro futuro.

jueves, 21 de abril de 2022

Chema Madoz

En este siguiente proyecto vamos a realizar una imagen a través de la analización de las obras de este famoso fotógrafo Chema Madoz y la relación que tienen estas con la realidad.

El fotógrafo nombrado anteriormente es un fotógrafo conceptual madrileño. Chema ha encontrado una forma única y diferente para poder relacionarse con su entorno mediante la fotografía.



Nos brinda algo extraordinario de lo ordinario, ofreciéndonos una “poesía visual” a través de elementos cotidianos que usamos en nuestra vida diaria y/o elementos de la naturaleza. Estos objetos serán manipulados hasta encontrar un nuevo significado original y emotivo.

Chema trabaja con la imagen en blanco y negro, aumentando el contraste entre los objetos, su serenidad y su elegancia. Trabaja de una manera simple, una imagen muy simple que puede llegar a tener significados complejos con los que te pueden ayudar a pensar.

Sus obras se caracterizan por un lenguaje único y especial, plenamente identificable y universalmente entendido.

Al crear esta poesía visual, Madoz brinda a los espectadores la oportunidad de participar en sus obras.

Este fotógrafo no tirarla sus obras ya que eso es una parte que realiza el equipo espectador y lo que pueda llegar a sentir/ percibir esta.

Hablando de su técnica, Chema siempre utiliza luz natural, de forma analógica en lugar de digital, e increíblemente perfeccionista gracias a su dilatada trayectoria en esta rama, la fotografía.



Vemos como realiza composiciones de objetos simples en algo más profundo, con un mensaje totalmente diferente, algo único.
Cada imagen captura un mensaje que puede transmitir un concepto muy abstracto a nuestras mentes. Usa su creatividad e imaginación para generar ideas y conmociones como la nostalgia, tristeza, soledad, paso del tiempo… Emociones que se desencadenan para provocar la reacción del espectador.

Centrándonos en el espacio de expresión, podemos destacar que sus fotografías se encuentran en un espacio simbólico y poco realista. Esta es una imagen fuera de campo. No intenta mostrar una ubicación específica, solo se enfoca en el objeto y sus sugerencias. Son fotografías abstractas donde los objetos reales evocan diferentes sensaciones, poco realistas, más dinámicas e incluso fantasiosas. La puesta en escena es clara, concisa y cuidadosamente pensada. Utiliza fotografía analógica. Chema cree que esta es una forma de interpretar al espectador como observador de la realidad que puede ser distorsionada  por ligeros cambios.

Una de las principales características y diferencias de estas fotografías es que el artista diseña y prepara minuciosamente la escena para enfatizar el mensaje. Esto puede incluir la inserción de componentes imposibles o exagerados o la manipulación del trabajo a través de la edición digital para tener un impacto significativo en el perceptor. 

En realidad la fotografía conceptual es una forma de retratar la falsa realidad o descubrir tus pensamientos.
Es impresionante como este autor nos transmite en sus obras lo que no podemos ver con facilidad creando así obras que permiten al público tener una flexibilidad visual para ver el significado que tienen los diferentes objetos que el autor utiliza.

Es un claro índice de la fotografía conceptual y una búsqueda de la desnudez y la sencillez. El autor utiliza fotografías para plasmar sus ideas.

Para crear mi imagen me he inspirado en esta fotografía:

Y mi fotografía sería la siguiente: 



lunes, 4 de abril de 2022

La represenación del poder

 En este nuevo trabajo, vamos a exponer como se representa el poder político en la escultura y pintura a lo largo de la historia.

Partimos desde Egipto hasta acabar en la actualidad. Luego veremos las similitudes que encontramos en la representación de poder en una imagen clásica y en la actualidad.

Para finalizar haré una imagen que pueda interpretar el poder de hoy en día.


Empecemos con Egipto. En esta época, los ciudadanos alababan a los dioses los cuales se encargaban del orden cósmico, por lo cual la religión era muy importante para ellos.

En su escultura, usaban la ley de la frontalidad y las figuras eran hieráticas. 

Los faraones se consideraban dioses y ellos son los que tenían el poder político.

Las esculturas de dioses y faraones eran representadas con un tamaño mas grande que el resto de personas porque así podían transmitir el poder que tenían.

Hablando sobre su pintura, pintaban en las paredes y sarcófagos. Destacan los jeroglíficos donde se ve transmitida una perspectiva jerárquica.

             Los principios de la escultura egipcia                    Egipto. Descubren cien sarcófagos de dos mil años en perfecto estado -  Grupo Milenio

En Roma, la escultura se basaba en la exposición de retratos como esculturas exentas y ecuestres. A lo largo del tiempo, esto se va dejando de lado esta idealización de épocas previas para poder centrarse más en el realismo.

La función era tanto decorativa como documental para dejar en ella obcecación.

El poseedor del  poder político en el imperio romano era el emperador donde en imágenes se retrataba su rostro, como el de Adriano:

El hispano que sembró la semilla del conflicto judeo-palestino en el año  135 - Historias de la Historia          El emperador Adriano, un viajero incansable

El retrato del emperador era el más frecuente de la escultura y mediante esta se podía constituir los modelos para el resto de retratos.

Nos podemos encontrar con 3 tipos de retratos:

- Retrato togatos: el emperador se esculpía con toga y una manta sobre la cabeza


                                  Retrato Togato de Augusto

- Retrato torácatos: este, representa al emperador como cónsul o militar, por lo que aparece con coraza.


                                             Historia del Arte: Escultura en la Roma Antigua

- Retrato apoteósico: Representa al emperador como una persona heroizada o divinizada. Aparece con la parte superior del cuerpo desnudo, corona de laurel y algún atributo de algún dios. Es la representación más rica pero menos frecuente.

                                                  Historia del Arte: Escultura en la Roma Antigua


Pasamos al Renacimiento. En esta, la religión tenía uno de los papeles más importantes, como la Edad Media, ya que los papas eran grandes mecenas, pues estos apoyaban a los artistas.

El poder del rey venía de dios. Era representado en lugares importantes pero cerrados. Un claro ejemplo de esta  representación son los reyes en la corte, los cuales estaban sentados en sus respectivos tronos y las personas con menos poder que ellos están representados en segundo plano, es decir, con menos protagonismo.


Vivian en un palacio muy lujurioso y tanto este como las prendas con la que se vestían, de podía transmitir el estatus en el cual se encontraban.

La pintura se representaba el busto o el cuerpo entero. Las técnicas más usuales fueron el temple ( su aglutinante Eda la yema d e huevo ) y el óleo ( su aglutínate era el aceite ya que este se mezclaba con los pigmentos ).

Esta fue la emboca en la cual los artistas empezaron a ser reconocidos.

La escultura en el Renacimiento tomó como base el modelo de la antigüedad clásica y su mitología, con una nueva visión, el humanismo.

Se buscó la representación naturalista del cuerpo humano el cual salía desnudo con una técnica muy detallista gracias al estudio de la anatomía.

El papel fundamental fue la figura del mecenas, representado por la iglesia y personajes de la nobleza que obtenían con mecenazgo un prestigio social y propaganda política.

Utilizaban la técnica del tallado de mármol.


Seguimos con la pintura en el siglo XIX.  Esta responde a todos los quiebres históricos. 

A principios del siglo, la tendencia era el neoclasicismo. Este propone una belleza ideal y el culto a la antigüedad clásica.

La pintura de este siglo se dejó influenciar por el fenómeno político francés y la ruptura con el tradicional artista que muestra la monarquia y su aristocracia. 

El dibujo y la forma fueron lo que predominó en este siglo. Representaban a los reyes y a los aristócratas con una luz clara y fría, ya que si la hacían de forma dorada le daba a la obra una sensualidad que era rechazada con la estética neoclasica. 

Los artistas descubrieron una forma en la cual podían ganar una fortuna mediante el retrato de la antigua aristocracia británica y la nueva burguesía industrial.




Para finalizar el análisis del paso del tiempo sobre el poder político en esta actividad, nos dedicaremos a hablar sobre la actualidad.

En este caso, los políticos son los que tienen este poder y son representados de plano entero o en primer plano, con pancartas llamativas y eslóganes para llamar la atención de su público.  

Existe una relación mediante el político y el fotógrafo y esta es muy cercana. 

Hay políticos a los cuales les beneficia el conseguir buenas imágenes y buena publicidad pero sin embargo a otros solo les interesa atraer la atención del pueblo a su beneficio.

Un político, necesita la resonancia de los ciudadanos y para eso se expone a ellos. 

Muchas de sus fotografías están mirando directamente a la cámara aunque a veces se dirige al pueblo o a sus votantes de una forma indirecta. 

Cada fotografía debe tener un mensaje y lo más importante, una imagen ya que eso refuerza mucho la atención del público con un entorno atractivo.


Una ves resuelto esta parte del trabajo, seguiremos hablando, pero esta vez de la comparación de la imagen clásica con la imagen actual, ya que podemos ver una serie de similitudes.

En estas dos empozas son representados el rostro del personaje o el busto. 

En la época clásica normalmente era más habitual la escultura del emperador y en la actualidad nos dejamos llevar más por las fotografías, aunque en ambas hay realismo ya que en la época clásica, como ya dije anteriormente, buscaban el naturalismo y lo conseguían a base del estudio de la anatomía y en la fotografía de la actualidad, es un momento exacto de lo que es la realidad, representa a los personajes tal y como son.

Ambas tienen función documental ya que expresan poder y el apoyo del ciudadano hacia ello.




















domingo, 13 de marzo de 2022

Denuncia social



En esta actividad, vamos a analizar las obras más relevantes de cada autor cuya intención es hacer una denuncia social con las imágenes.

Los autores son:Robert Capa, Cartier-Bresson, Steve MacCurry, Kevin Carter y Dorothea Lange.

He elegido una de las fotografías más famosas e impactantes del fotógrafo Robert Capa, "Muerte de un miliciano". 

Esta imagen se realizó durante la Guerra civil española un 5 de septiembre de 1936. Vemos como un hombre, Federico Borrell García, soldado republicano, siendo abatido y a su vez cayendo al suelo en medio de un campo con un arma de fuego.

Es una imagen en formato rectangular y el formato de color es el blanco y negro. Está tomado de plano entero dando protagonismo al soldado que se sitúa a la izquierda de la imagen. Como he dicho anteriormente su brazo derecho está estirado y sujetando un arma. Podemos apreciar también cómo parece que ya no tiene consciencia de sí mismo.

En esta fotografía hay un gran contraste de blancos y negros. También, la luz hace que las sombras del pantalón tomen una pequeña importancia, remarcandola.

Su composición sigue la ley del horizonte. 

Detrás del hombre, podemos ver el fondo, muchas montañas.

Esta imagen es una denuncia social ya que con una fotografía se pueden apreciar los prejuicios de la guerra civil española 


Robert Capa fundó Magnum Photography con Cartier-Bresson, Georges Rodger y David Seymour. Se le considera el padre del fotoperiodismo y más concretamente el padre del fotoperiodismo de guerra. Capturó la crueldad de los desastres que condujeron a las luchas más importantes del siglo XX, y sus fotografías han aparecido en las revistas más importantes del mundo.




Esta siguiente imagen es una de las más famosas de Cristina García Rodero, "La tarde, campillo de arenas"

Esta Fotografía transmite una desigualdad entre el género masculino y el femenino de forma cruel. Fue tomada en 1949

Es fotografía en formato rectangular y de nuevo, en blanco y negro, plano general e imagen posada pero puede pasar por una imagen natural. Nos encontramos un señor y una señora de edad avanzada en una casa. La mujer está a la izquierda, en una ventana. Está de pie y lleva un vestido negro.

Su mirada parece triste y está rígida mirando al frente. El hombre se encuentra en el lado derecho, delante de la puerta de la casa.

El hombre está sentado, en una silla con las piernas cruzadas. Está mirando hacia su derecha.

Estas dos personas son son lo más representativo de la imagen ya que su color contrasta con el blanco h negro del fondo.

Esta fotografía de Cristina García Rodero no quería hacer una denuncia, sino hacer ver a la gente lo que es la realidad y la desigualdad que hay en el mundo.


Cristina García Rodro es la primera mujer fotógrafa de  Magnum, una agencia, y la cuarta mujer fotógrafa de esta. Retrató el folclore español y las fiestas tradicionales de la España del siglo XX, y ha captado a la perfección las tradiciones, costumbres y gentes de España.





En esta fotografía que vamos a analizar nos encontramos con una de las imágenes más importantes y famosas de Steve McCurry, "La muchacha afgana".

Esta fotografía se tomó en Pakistán, en un campo de refugiados. 

Es una imagen de formato rectangular, pero esta vez a color e improvisada. 

En su cara, podemos ver esa naturalidad para saber que la fotografía está tomada de imprevisto. 

Nos muestra el primer plano de una mujer afgana que ante su expresión muestra dolor, y parece un poco tensa e inquieta. El color de los ojos es lo que más llama la atención, un tono verde claro azulado.

Los colores de la imagen es lo más importante, un naranja apagado de su velo en el pelo, algo desgastado  con el color verde intenso del fondo complementario. 

Este autor denuncia el sufrimiento que tiene una persona al tener que huir de su país por la guerra, si expresiones faciales muestra ese dolor y desespera uno, en concreto su mirada. 


Steve McCurry recibió la Medalla al Mejor Ensayo Fotográfico Extranjero, un premio dedicado a los fotógrafos que demuestran un valor magnifico. McCurry cubrió áreas de conflicto de guerra, incluida la Guerra Irán-Irak, y la Guerra del Golfo.



Estamos ante una de las imágenes más polémicas de Kevin Carter, “El Águila”. Se ve a una niña africana yaciendo exhausta de hambre bajo la mirada de un águila impaciente.

Es una imagen creada en forma rectangular y es en blanco y negro. Fue una foto improvisada, aunque capturó el momento exacto en que el águila vio a la niña. Esta imagen sigue la regla de los tercios, ya que si dividimos la imagen en seis cuadrantes, los puntos de intersección entre las líneas corresponden a las zonas de la niña, el águila y la Tierra que vemos arriba, un elemento y el otro. En la parte inferior de la imagen, hay elementos que no puedo identificar. En el centro de la imagen hay una franja de tierra en la que hay muchos montículos de tierra sobre los que se coloca el pájaro. En la parte inferior derecha de la imagen hay una niña negra, hambrienta de un hueso. Estaba atrofiada y parecía agotada por su condición. Sus esbeltos brazos estaban doblados y sus manos tocaban su cabeza, desproporcionadamente contra su débil y pequeño cuerpo. Sus piernas también están dobladas. Solo se ve su pie derecho. Lleva un jersey de cuello alto blanco. En la parte superior izquierda de la imagen, vemos al águila observándola pacientemente. Esta es una imagen espacial negativa. Los tonos más oscuros de la piel de la niña y las plumas de águila contrastan con el color más claro de la tierra y las ramitas de la superficie.

Carter utilizó muy bien su composición para enfatizar el águila y la niña, los dos elementos más importantes. Está tratando de denunciar las terribles condiciones en algunas regiones del continente africano.
Kevin Carter es un ex fotoperiodista sudafricano y miembro del Bnag-Bang Club. Fue galardonado con el Premio Pulitzer en 1994 por su fotografía que ilustra la hambruna de 1993 en Sudán. Se suicidó a los 33 años, hecho que pudo haber sido influenciado por la presión a la que fue sometido por la polémica sobre su obra.




Para finalizar el trabajo, nos encontramos con la fotografía más famosa de Dorothea Lange, "Madre migrante". Esta imagen fue realizada en 1936 en California durante la etapa de la gran depresión.


El individuo más importante en esta imagen es la madre “Florence”


Es una fotografía de formato rectangular y en blanco y negro. De nuevo, es una fotografía improvisada.


En primer plano vemos a una mujer y tres niños. La mirada de la mujer expresa preocupación y ansia, no se sabe para dónde está mirando. 

Tiene la mano ligeramente posada en la cara. 

A la derecha, el niño apoya la cabeza en su hombro. 

A la derecha está el otro niño con los brazos Felicia dos sobre el hombro de la madre. Y por último el tercero y más pequeño está cubierto de una tela para el frío, está en la parte inferior de la imagen.


En sus caras, vemos como su expresión conduce a la pobreza ya que no están en buenas condiciones de vida y de salud.


La denuncia de este autor es la pobreza y el sufrimiento debido a ella y a las condiciones de vivir que  tienen que pasar estas personas.


Dorothea Lange es la fotógrafa que mejor capturó los rigores de la Gran Depresión que asoló los Estados Unidos desde 1929 hasta principios de la década de 1940, el período que Lange capturó en estas fotografías.



Reflexión final

 ¿Qué es para ti la cultura audiovisual? Para mi, la cultura audiovisual, es una nueva forma de creación innovadora la cual permite que tu c...